30 de novembro de 2016

Demônio de Neon

The Neon Demon. França/Dinamarca/EUA, 2016. Direção: Nicolas Winding Refn. Roteiro: Nicolas Winding Refn, Mary Laws e Polly Stenham. Elenco: Elle Fanning, Jena Malone, Bella Heathcote, Abbey Lee, Karl Glusman, Desmond Harrington, Charles Baker, Christina Hendricks e Keanu Reeves. Duração: 1h58min.

É nesse mundo que vivemos. As condições mudam, e nós nos transformamos. [Monstros Invisíveis, Chuck Palahniuk].

Ao tratar o vício estético como uma devassidão sintomática que se alastra pela nossa mente em ondas cerebrais que teriam a missão de proteger nosso autocontrole, no livro Monstros Invisíveis, Chuck Palahniuk brinca com a desfiguração, considerando-a uma epítome do espetáculo: quanto vocês pagariam para ver isso? Se para outro autor americano celebrado, David Foster Wallace, as cicatrizes representavam a crueza do pensamento humano individual, para Palahniuk, elas expõem nossos ecos sociais. É a principal intenção de Nicolas Winding Refn se aventurar por essa natureza: o consumo levado à última potência. Demônio de Neon não se restringe ao passeio pela estética; ele tenta racionalizá-la, na única forma que poderia: por meio da imagem.

Julgando a juventude de Jesse como uma interferência àquele mundo e àquelas pessoas, Refn representa brilhantemente seu ensaio indigesto com  a chegada da protagonista na agência dirigida pela personagem de Christina Hendricks. Observe, por exemplo, como o formato dos símbolos nas paredes ressaltam uma comparação com genitálias femininas, como se todo aquele território fosse construído em razão da quantidade de vaginas que solidificou esse império. Essa espetacularização tomando o corpo feminino como base também é evidenciada quando modelos se enfileiram tal qual manequins, produtos designados para entretenimento, antes de entrar na passarela.

Elle Fanning, na melhor atuação de sua carreira, é a vantagem de Refn. Sua pele branca e seus figurinos, os quais acentuam a pureza da personagem em roupas mais claras, contrastam com os costumes estéticos de pessoas já sugadas por aquele mundo. A indicação mais clara que Refn produz é quando Jesse entra no clube que Ruby a leva pela primeira vez e todos ao seu redor estão sem cor, sem vida, apenas repetindo movimentos pré-estabelecidos. É a protagonista que ainda brilha naturalmente no salão. Igualmente, na sua primeira experiência profissional, o diretor ressalta aos poucos essa perda de ingenuidade por parte da personagem de Fanning – não deixe de perceber o figurino, novamente, que destaca a roupa preta do fotógrafo com a roupa clara de Jesse, além de notar o quanto a imagem produz a sensação de corrompimento.

A sedução é o meio, não o clímax, evidencia Refn. No ensaio, Jesse e o fotógrafo estão quase numa tela branca, que ainda não foi preenchida, com infinitas possibilidades. Enquanto ele vai pedindo para ela tirar sua roupa e abdicar de sua doçura, a câmera de Refn a acompanha, achatando mais e mais a imagem até quase comprimi-la por completo. Ela finalmente se transforma.


– Pássaros.

Eu escrevo:

pássaros.

pássaros comeram meu rosto.

E começo a rir.

Brandy não ri e pergunta:

- O que significa isso?

Eu continuo rindo e escrevo:

eu estava dirigindo na via expressa.

E continuo rindo.

alguém disparou um tiro de fuzil calibre trinta.

a bala arrancou toda a mandíbula do meu rosto.

Ainda rindo.

vim para o hospital, eu escrevo.

não morri.

Rindo.

eles não conseguiram colocar meu queixo de volta, porque as gaivotas comeram tudo.

Então paro de rir. [Chuck Palahniuk, Monstros Invisíveis]

Esse domínio de Refn sobre sua imagem não faz com que diálogos expositivos sejam necessários para complementar a trama. Assim, se a entrega absoluta pela arte, por parte de Jesse, é visualizada em seu primeiro instante atrás da lente, na visão de seu namorado, quando ela é fotografada morta, o oferecimento do seu corpo é levado ao extremo quando o diretor insinua outras modelos a cercando, como abutres, esperando para fazer sua refeição. Ao contrário de Kay, que perde sua mandíbula, seu perfil, sua presença, em Monstros Invisíveis, aqui, em Demônio de Neon, Jesse perde seu corpo, ao ser acuada. Ruby, Gigi e Sarah são as caçadoras estimuladas pela promessa do retorno aos velhos tempos. Elas querem roubar exatamente a única coisa que desapareceu delas: a juventude. De diferentes formas. Ruby quer o corpo de Jesse, Sarah quer seu sangue, Gigi quer sua pele.


Ao contrário de Starry Eyes, onde os flashes da fama eram as principais insanidades da indústria, é quem divide a fama ou quem está à procura dela, em Demônio de Neon, que se esgueira para avaliar a carne fresca. Assim, quando Jesse está sentada no capô do carro, acompanhada de seu namorado, e ela discorre sobre a lua, algumas coisas sublinham o talento de Refn como diretor: a principal delas, o pensamento narrativo. Ali, o cineasta passeia pela base psicológica do seu filme. Jesse afirma que na infância sempre pensou no satélite como um grande olho, sempre a observando. Quando ambos falam sobre se Jesse deve ou não mentir, lá está a lua, "analisando-a" no canto da imagem. Quando ela está íntima de seu namorado e ele tenta a proteger, só há os dois em cena. O grande olho não está lá. A última vez que esse olho é visto? Bem, talvez a metáfora seja ainda mais incrível, quando é exatamente um olho que sai da boca de Sarah na cena final. A diferença é que o observador agora é outro.    

23 de novembro de 2016

É Apenas o Fim do Mundo

Juste la fin du monde, Canadá/França, 2016. Direção: Xavier Dolan. Roteiro: Xavier Dolan, baseado na peça de Jean-Luc Lagarce. Elenco: Gaspard Ulliel, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Léa Seydoux e Nathalie Baye. Duração: 1h37min.

Dono de uma filmografia instável, mas que demonstra potencial, apesar de sua juventude, Xavier Dolan é uma persona já conhecida (e reverenciada ou não) por seu exagero. Dentro de suas situações e conflitos narrativos, a espera pela emoção à flor da pele, brigas caricatas e histeria nunca dura mais do que dez minutos. É Apenas o Fim do Mundo segue essa cartilha que já virou sua marca registrada, porém com um apego muito maior pelo óbvio e denunciando pela primeira vez a imaturidade de sua mensagem.

Cultivando uma mise-en-scène digna de uma peça teatral, o francês tenta desafiar o público nos seus diálogos e brigas escandalosas, propagando uma imagem disfuncional da família infeliz que julga o retorno do filho pródigo pra casa, após 15 anos. Observe como seus personagens estão sempre dividindo pequenos espaços entre si, como se os conflitos pudessem acontecer a qualquer momento. O grande problema de Dolan se torna exatamente o que pouco que aquelas pessoas tem a dizer.

Assim, demonstrando pela primeira vez uma grande imaturidade na concepção dos seus diálogos e mensagem, a divagação do cineasta nunca deixa de ser óbvia, além de maçante e infantil, principalmente sobre o tempo. É como ler uma redação de um adolescente de 13 anos durante uma hora e meia: por mais que você entenda o que o jovem está dizendo sobre a nossa efemeridade, o seu debate é tão improdutivo que aponta para sua falta de experiência. Dolan sofre bastante, neste aspecto, em É Apenas o Fim do Mundo.

Suas revelações acabam sendo tão estapafúrdias, que um personagem chega a parar para destacar que tem 34 anos, como se isso gerasse algum confronto. Do mesmo modo, as inserções entre presente e passado são burocráticas e costumam nos tirar da narrativa.

E se Marion Cottilard tem a pior atuação de sua carreira, com suas caras e bocas, aliada a uma vulnerabilidade que chega a ser quase misógina, Vincent Cassel carrega o resto do elenco com sua irritabilidade genuína e desprezo por sua família não ver a verdadeira natureza do filho favorito daquela casa.

Tornando-se um filme de repetições, É Apenas o Fim do Mundo é sem dúvidas o filme mais imaturo da carreira de Dolan. Em compensação, como na história de todo jovem, o aprendizado com os erros sempre pode chegar. E seu próximo desafio pode ser seu ápice. 

11 de novembro de 2016

Ouija: Origem do Mal

Ouija: Origin of Evil. EUA, 2016. Direção: Mike Flanagan. Roteiro: Mike Flanagan e Jeff Howard. Elenco: Elizabeth Reaser, Lulu Wilson, Annalise Basso e Henry Thomas. Duração: 1h39min.

Mike Flanagan é um dos cineastas mais prolixos do terror atual. Só em 2016, o diretor lançou comercialmente Hush: A Morte Ouve, O Sono da Morte e, este, Ouija: Origem do Mal. Neste seu universo, portanto, algumas particularidades já começam a ficar ressaltadas: uma ingenuidade característica, o passado retornando em função de algum mal e as nossos próprios medos como fio condutores de sua tensão.

Em O Sono da Morte, os pesadelos literais de Cody; Hush: A Morte Ouve, uma deficiente auditiva que vive isolada é acuada por um serial killer que se aproveita de sua situação para mexer com o seu psicológico; O Espelho envolve as cicatrizes familiares de dois irmãos enlutados que não conseguem esconder o passado e é justamente esse passado que os assombrará; Absentia traz a ausência do marido e os medos de suas protagonistas, igualmente, como a chave de ignição; e, finalmente, Ouija: Origem do Mal, capta na figura de uma família que sente a ausência do pai uma ironia fina sobre extrair o máximo da ingenuidade alheia.

Porque a principal vítima de Ouija é, claro, a pequena Doris, que representa a ingenuidade daquela família sobre o oculto. Não é a mãe gananciosa ou a irmã egoísta que passam a ser atormentadas e sugadas por espíritos aproveitadores. É Doris, a única que desconhece segredos da vida. Ela é a mais suscetível a algo desconhecido. Desperta curiosidade o por que da mãe gananciosa, que vive em função da memória do marido para ganhar dinheiro de outras pessoas que sofrem com a perda de parentes próximos, ou da irmã egoísta, não serem as principais afetadas. Todas são, claro, mas não desde o princípio. A forma de entrar na família provém da figura mais carente de apego: a criança. Isso é ressaltado de forma brilhante quando você assiste ao destino de cada uma delas, como deveria ser: a mãe encontrando a companhia final do marido, a menina sendo a primeira a dar a mão ao pai, a irmã egoísta vivendo solitariamente.

Neste aspecto, a trama espiritual de Flanagan eleva Ouija a um patamar mais interessante, ao utilizar o tabuleiro Ouija apenas como um efeito narrativo, não como protagonista. Entretanto, como de costume, a redundância do seu cineasta acaba tornando a previsibilidade das ações e de sua própria tensão como o grande mal de sua narrativa. Se por um lado, ele não esconde suas semelhanças com Invocação do Mal na construção da importância do vínculo familiar e na sua batalha entre ceticismo e sobrenatural, é bem evidente que Flanagan ainda não conseguiu achar o ponto certo entre a sua tensão e a complexidade de seus personagens. Assim, a retórica incomoda por nunca se aprofundar mais naquelas pessoas, apenas deixá-las preparadas para seus respectivos destinos que acontecerão num terceiro ato extremamente intenso e forçado.

Dentro dessa previsibilidade, Flanagan não consegue construir armadilhas o suficiente para deixar o espectador coagido ou tenso. Ouija Origem do Mal ingressa na sua filmografia, portanto, como o esperado: com a personalidade de seu diretor, mas com os erros que vêm com ela.


7 de novembro de 2016

Mostra de São Paulo 2016– Dias 13 e 14 – 1º e 2 de novembro


Os últimos dias da Mostra de SP foram marcados pela despedida melancólica. Em compensação, Comboio do Medo terminou o festival para mim da melhor forma que poderia ter terminado. Abaixo, os últimos filmes que assisti na Mostra 2016:

53. Ma'Rosa (Direção: Brillante Ma. Mendoza. Filipinas, 2016)

Inserida num mundo pobre e em que o tráfico vira um acréscimo necessário para se sustentar, Rosa Reyes é dona de uma pequena loja de conveniência, onde também vive com o marido e quatro filhos. Confiando na boa vontade das pessoas que fazem parte de seu círculo, Rosa e Nestor acabam se dando mal e são presos. Em consequência, os seus filhos acabam precisando angariar uma quantia de 50 mil para livrar seus pais da cadeia.

A pobreza não é o único adversário da personagem de Jaclyn Jose e, Ma'Rosa, mas a pobreza narrativa de Brillante Ma. Mendonza em tratar a corrupção das forças policiais com infantilidade e tolice. Nada é profundo na história de Mendonza, assim, ele ainda tenta criar novos conflitos para inchar mais uma narrativa que sofre com a ausência de sua personagem-título durante a sua segunda metade. Jaclyn é, sim, o centro do filme, embora não seja tratada como.

Deste modo, os filhos percorrendo os bairros pobres para pagar a polícia corrupta parece ser um desvio de percurso, já que se essa ideia fosse trabalhada ao decorrer do longa, Ma'Rosa talvez tivesse outra conclusão. Porque, no final, o longa de Mendonza acaba apenas devendo.

(2 estrelas em 5)

54. Então Morri (Direção: Bia Lessa e Dany Roland. Brasil, 2016)

Todos temos uma fonte de conforto. Alguns pensam em Deus antes de partir, outros precisam dar um último adeus para os familiares, tomar alguns goles de cachaça antes de morrer e há até quem não queira renegar o diabo para não comprar briga com ninguém se existir um pós-vida. O interesse dos diretores Bia Lessa e Dany Roland é exatamente percorrer cada etapa da vida de uma mulher, em retrocesso, da morte ao nascimento, para conjecturar sobre o que nos leva ao nosso momento derradeiro, com que cicatrizes, com quais lembranças e com quais paixões.
Bia e Dany falam sobre eternidade, ao mesmo tempo. Claro que Deus acaba sendo a palavra constante, nos últimos momentos,mas a intenção dos diretores é bem mais profunda ao falar sobre espírito: ambos também estão curiosos com o que faz esse círculo girar. Com a câmera próxima e a convivência com aquelas pessoas trazendo uma disenibidição enorme, os diretores podem não revelar a resposta de uma vida, porém, eles certamente conseguem demonstrar uma existência em toda sua plenitude e complexidade.

Como o primeiro contato com a morte surge, a nossa sensibilidade com cada emoção da vida – o primeiro dente sendo arrancado, a primeira derrota na escola, a primeira vez que nos amamentamos. Em sua doçura, Então Morri ainda termina com uma homenagem a José Carlos Avellar e Eduardo Coutinho – duas pessoas que, certamente, ficariam encantadas com o documentário, caso estivessem vivos.

(4 estrelas em 5)

55. Cartas da Guerra (Direção: Ivo Ferreira. Portugal, 2016)

Recitando cartas que o escritor Antônio Lobo Antunes escreveu durante o seu período como médico do exército português no leste de Angola, aliado com a fotografia lindíssima de João Ribeiro, Cartas da Guerra é o filme de uma temática só: seu compromisso é evidenciar a prosa do escritor. Assim, falta personalidade ao filme de Ivo Ferreira, que nunca consegue um confronto genuíno em sua narrativa ou até mesmo criar uma atmosfera de guerra.

Miguel Nunes como o personagem principal, igualmente, é apático. Sua indiferença sem nuances termina prejudicando ainda mais um filme natimorto. Sua beleza reside somente nos versos de Antunes, os quais rendem expressões intensas, como: “fazer amor até confundirmos os corpos um do outro”. Talvez a saída seja comprar um exemplar do livro. Economizaria tempo.

(2 estrelas em 5)

56. Os Demônios (Direção: Philippe Lesage. Canadá, 2015)

Caloroso ao tratar sua juventude com ingenuidade, uma das cenas mais icônicas de Os Demônios mostra o pequeno Fêlix escondido num armário (um simbolismo eficiente) e assustado com a possibilidade de ter pegado AIDS, após ouvir de uma colega sobre a doença. Cativante por sua ingenuidade, um filmaço.

(4 estrelas em 5)


57. A Rede (Direção: Kim Ki-Duk. Coréia do Sul, 2016)


A principal dificuldade de embarcar no novo filme de Kim Ki- Duk, A Rede,fica por conta de sua mensagem política extremamente problemática que ao não querer se associar com nenhuma das duas Coréias, utiliza uma atmosfera hipócrita para denunciar um homem perdido entre dois países e suas respectivas ideologias.


O pescador norte-coreano interpretado magistralmente por Ryoo Seung=Bum é o fio condutor do longa-metragem e Ki-Duk sabe disso. O diretor faz questão de se ancorar nele todo o tempo, tentando ressaltar que ambos os países pouco se preocupam com o fator humano, quando estão obcecados por descobrir espiões em suas terras.


O grande problema do roteiro de Kim Ki-Duk é o paradoxo que cria ao procurar sempre rebaixar a ideologia de ambas, fingindo-se de imparcial. Maniqueísta no seu retrato da Coréia do Sul, num primeiro momento, o diretor chega a sempre sublinhar falas de chefes de estado afirmando o quanto são bons e não podem deixar uma pessoa do norte da Coréia voltar para uma ditadura, enquanto estão oprimindo numa sala de interrogatório o tal ser humano. Ou, pior, quando o cineasta faz questão de mostrar o mais cruel dos torturadores colocando o seu casaco sobre o colega que está dormindo, como se aquilo fosse o bastante para criar uma humanidade em seu personagem – algo que nunca acontece e faz com que a cena em que ele grite o hino de seu país seja constrangedora.


Sua tentativa de criar um discurso anticapitalista, ao mesmo tempo que renega o comunismo, torna a sua obra pouco sustentável. E observe que o pescador sendo forçado a abrir os olhos para as maravilhas do mundo moderno da Coréia do Sul contrasta  (e muito) com as edificações de seus personagens sobre o fato de serem livres, mas não terem dinheiro.


Assim, o pescador de Seung-Bum não fica apenas estagnado entre a ideologia de dois países, mas igualmente não resiste as dúvidas de quem o dirige. Uma ironia fina.


(2 estrelas em 5)


58. Vermelho Russo (Direção Charly Braun. Brasil/Rússia, 2016)


A nossa ânsia por enganações na arte sempre foi objeto de estudo por críticos e cineastas. Em 1973, por exemplo, Orson Welles se debruçava sobre o assunto em Verdades e Mentiras, um dos documentários definitivos sobre trapaças. No cinema, a ilusão é algo almejado pelos melhores cineastas, quando entramos no caminho do suspense - sentir que você foi passado para trás em um filme pode ser uma das melhores sensações, caso feito de forma orgânica.


Vermelho Russo, o documentário de Charly Braun, de certa maneira trabalha sobre isso no seu diálogo constante entre encenação e metódo: afinal, na tela, o que você está vendo é produzido ou não é? É verdade ou é mentira? Você está sendo trapaceado por suas atrizes completamente entregues aos seus papéis ou elas realmente sentem aquilo de maneira real? 


Pouco importa a resposta disso, portanto, mas o debate que suscita. Ao entrarem em cena como duas melhores amigas desinibidas frente a câmera, o espectador já assume que, ao se tratar de um documentário, Martha e Manoella são exatamente aquelas pessoas na vida real. Portanto, as decisões que tomarão a partir do segundo ato serão naturais e uma soma do que passaram em suas vidas até então – extracampo, algo que não tivemos contato, mas supomos ser real. 


Essa brincadeira entre encenação e método torna a experiência de Braun uma das melhores do ano, já que os diferentes tipos de personagem que as duas atrizes criam paralelos interessantes sobre suas vidas, e só aí faz surgir a discussão sobre o que está sendo encenado e o que não está. Você encenar o sofrimento versus vivê-lo é um dos maiores processos do método Stanislavski e isso é sempre evidenciado em Vermelho Russo. Por consequência, a cena em que Martha Nowill e Maria Manoella começam a brigar em suas camas e uma ridiculariza a outra com "por que tu não grita assim em cena" é marcante. 


Braun brinca com essa perspectiva com talento, fazendo com que a cena em que as duas amigas aparecem na mesa do café em posições contrárias, mas com um sorriso no rosto, como se tivessem feito uma grande cena, seja um dos momentos mais reveladores do filme. A mesma eficiência é visualizada na chegada à Rússia, quando o cineasta expõe a necessidade de se reinventar em outro país e, consequentemente, no palco. 


Neste processo de aprendizagem, a diversão não fica restrita as duas atrizes. É o espectador que acaba se encantando. 


(5 estrelas em 5)




59. Hedi (Direção: Mohamed Ben Attia. Tunísia/Bélgica/França, 2016)


É no mínimo cínico que um filme que precise tanto falar em liberdade como Hedi, o vencedor do Urso de Praqta de melhor ator para majd Mastoura e de melhor primeiro longa, tenha como principal defeito ser conservador em sua abordagem. Hedi dialoga com seu personagem-título em suas indecisões e, no percurso, acomoda-se em sua estrutura romântica.


Hedi é um jovem tunisiano que está com os preparativos de seu casamento encaminhados e com o seu destino selado pela sua mãe e por seu deus. Ele faz uma última viagem a trabalho, antes de seu casamento, quando começa a repensar sobre sua vida. No hotel que fica em uma cidade litorânea de Mahdia, ele conhece uma moça chamada Rim, que trabalha no resort. Ambos se envolvem, sem ela saber que Hedi já havia um compromisso firmado. 


Attia nunca se livra das correntes de seu drama romântico para tentar se aprofundar mais na relação de seu protagonista com seus familiares e sua luta interna, algo que ofusca um pouco os conflitos finais. Fica subentendido que aquela pessoa sofre, ela está num relacionamento complicado com tudo e que precisa respirar novos ares. Mas Attia acredita que não necessita se esforçar mais para construir essa problematização, o que lhe custa caro. 


Assim, obviamente, compreendemos a intenção de Hedi em sua decisão final: começar a viver uma vida que ele deseje e não em função de outra pessoa. Porém, sem uma força dramática que nos permite criar algum tipo de vínculo com tudo aquilo.


(2 estrelas em 5)


60. Comboio do Medo (Direção: William Friedkin. EUA, 1977)


Um dos melhores filmes de Friedkin e perfeito para fechar a programação.


(5 estrelas em 5)

1 de novembro de 2016

Mostra de São Paulo 2016– Dias 11 e 12 – 30 e 31 de outubro

 
 
O festival está chegando ao fim. Abaixo, outros nove filmes que assisti nos últimos dois dias.

44. Diário de um Maquinista (Direção: Milos Radovic. Sérvia/Croácia, 2016)

O novo filme de Milos Radovic é basicamente a repetição de sua piada principal durante toda a narrativa, e entende-se, já que seu argumento se sustenta. A história é simples: um maquinista depressivo encontra um garoto de dez anos certo dia nos trilhos que tentava se matar. Ele leva o garoto pra casa e começa a criá-lo. O menino passa a desejar a virar um maquinista, igual ao tio, que não gosta da ideia. A espirituosidade da trama de Radovic? Todo maquinista é um atropelador em potencial, pois passa a vida tendo que lidar com os constantes suicídios nos trilhos dos trens. “O meu pai, eu e meu filho, somados, já matamos 57 pessoas”, garante o maquinista.

Em seu nonsense, a criação do rapaz se torna um dos grandes pontos do filme do diretor: ao não apenas proporcionar uma aproximação honesta entre maquinista e o garoto, como também brincar com os desejos mórbidos que o rapaz passa a ter para se tornar um verdadeiro condutor: ele precisa passar por cima de algum suicida. É, portanto, hilário acompanhar o pai/tio tentando convencer um suicida para escolher o trilho do trem para tirar sua vida.

Radovic repete esse aspecto o filme todo, com cenas engraçadíssimas, como quando o maquinista consola um médico ou quando ele passa num funeral para levar flores para a família de suas vítimas. Diário de um Maquinista é uma comédia tragicômica surreal e que sabe se aproveitar disso, no final.

(4 estrelas em 5)

45. Divinas Divas (Direção: Leandra Leal. Brasil, 2016)

Divinas Divas é um filme sobre transformações e identidade. Mas com algo particular: Leal pouco se interessa pelo que leva aquelas pessoas a se vestirem de mulheres. Elas são mulheres. Divas. Moças que encontraram no palco sua razão de viver. Que nasceram para serem artistas.

Conseguindo captar cada uma da personalidade de suas biografadas, Leandra Leal não só evidencia o brilho melancólico daquelas mulheres, sempre entre o palco e os bastidores, como também se torna cúmplice de suas divas. Resgatando a memória de seu avô, que no ano de 1966 foi o primeiro a abrir seu teatro para apresentações de transformistas, a diretora nos torna tão íntimos quanto ela de cada uma daquelas pessoas – gerando cenas inigualáveis, como quando ouvimos a música Abandono, após ouvirmos sobre um falecimento. Igual, a entrega de My Way ou a personificação de Marquesa em I Put a Spell On You são momentos inesquecíveis.

Leandra não esquece de ninguém. E de nenhuma das particulares que levam aquelas mulheres a serem tão especiais; além de, claro, fascinantes.

(5 estrelas em 5)

46. Tharlo (Direção: Pema Tseden. China, 2015)

Um homem de 40 anos chamado Tharlo, com o apelido Rabo-de-Cavalo, precisa ter uma identidade. Ele precisa tirar uma foto para o seu primeiro RG. Tharlo não conhece muita coisa fora de suas montanhas, onde cria suas ovelhas. Ao chegar na fotógrafa com seu cabelo bagunçado, ela lhe manda para o salão do outro lado da rua para lavar seu cabelo. Lá, Tharlo conhece uma cabeleireira que muda sua rotina.

Aliás, Tharlo é um filme sobre rotinas. Sobre a monotonia da vida. Sobre como tudo passa tão devagar e tão depressa, ao mesmo tempo. Pema Tseden, deste modo, destaca nos seus planos centrais uma atmosfera quase depressiva. Suas cenas episódicas duram minutos, como quando acompanhamos passo a passo de uma sessão de fotos com um casal. O diretor se preocupa com o registro – sua principal busca na narrativa. Com as memórias.

Entretanto, é uma pena que essa passividade com o mundo presente na narrativa, joga contra e a favor de seu filme.

(3 estrelas em 5)

47. O Exorcista (Direção: William Friedkin. EUA, 1973)

A obra-prima definitiva do terror.

(5 estrelas em 5)

48. Cinema Novo (Direção: Eryk Rocha. Brasil, 2016)

Como se acompanhássemos passa a passo do auge e do declínio de um movimento cinematográfico, o documentário de Eryk Rocha é uma obra complexa: ainda que esteja estagnada no tempo, com seus registros, entrevistas e cenas de filmes na década de ouro do cinema novo, a sua mensagem sobre o Brasil marginal, o estímulo da cultura e a infraestrutura de nosso cinema é atemporal. Cinema Novo é um filme que encara seu presente com unhas e dentes. Na estrutura do cineasta, é como se o tempo não tivesse passado.

Essa sensação é impressionante quando as falas de grandes realizadores, como Glauber Rocha, são complementadas pelas imagens de seus filmes. Se a pauta é a marginalização e a tentativa de um intimismo épico, as sequencias mostradas tem a ver com cinema e revolução, com atos heroicos ou divagações. Demonstrando as consequências do cinema novo no cenário internacional, igualmente, Eryk ressuscita a discussão sobre nosso cinema e como as pessoas o enxergam até hoje.

Enquanto censuras e a falta de opções culturas continuam sendo debatidas, Cinema Novo é (foi e sempre será) um manifesto de resistência. Esse é o recado do documentário de Eryk Rocha.

(4 estrelas em 5)

49. Morte em Saravejo (Direção: Danis Tanovic. Bósnia-Herzegovina/França, 2016)

Até um pouco óbvio em suas metáforas, Morte em Saravejo é um filme que tem como seu principal foco a crise política e econômica na Europa. Seus personagens ainda vivem no passado, revisitando momentos históricos (inclusive com uma série de entrevistas sobre o assassinato de Francisco Ferdinando, o que ocasionou o estopim pra primeira grande guerra) e sendo nostálgicos com seus melhores períodos: o dono do hotel passeando pela área de jantar e descrevendo as personalidades que já usaram seus talheres é um exemplo claro.

Aliás, é um hotel em Saravejo o palco do filme de Danis Tanovic. Com planos-sequências convidativos, o diretor demonstra suas divisões com eficiência, embora seja sempre didático nesse caminho: e se diálogos como “eu estive em silêncio nos últimos 30 anos” soam esperados num filme político desses, é muito mais sutil e interessante quando o diretor brinca com o glamour decadente (“veja as nossas belezas da Europa do Leste”).
 
Em sua retórica, Danic ainda força uma impassibilidade nos avanços da chefia e nos trabalhadores que fingem que não estão escutando nada. É uma mensagem relevante, mas conhecida e que já foi apresentada de maneira muito melhor.

(3 estrelas em 5)

50. Um Casamento (Direção: Mônica Simões. Brasil, 2016)

Imagine você sendo parado na rua por um casal que você nunca tinha visto em sua vida. Eles puxam a carteira e começam a mostrar fotos de seu casamento e de seus filhos. Depois, eles pensam que seria uma ótima ideia lhe levar em sua casa para ver uma colagem de 80 minutos com a história de um dos seus dias mais felizes. É isso que torna tão insuportável e pessoal demais o filme de Mônica Simões, que aposta apenas num registro caseiro de uma história que só é relevante para a família da documentarista.

Desta forma, é um exercício de paciência ficar ouvindo a diretora falar sobre quando seus pais alugaram uma casa na praia ou sobre como sua mãe se separou do seu pai ou como ela era carregada por seu pai quando eles saíam. Pior, aliás, quando Simões acha uma excelente ideia apresentar sua metodologia para a mãe – e é hilário quando ela sempre termina seus “capítulos” com a pergunta: “você tem algo a acrescentar?”.

Terminando com sua mãe descrevendo o quão forte aquela experiência havia sido para ela, ao menos sentimos que para alguém valeu a pena. Pena que foi apenas para seus realizadores.

(1 estrela em 5)

51. O Ídolo (Direção: Hany Abu-Assad. Palestina/Reino Unido/Catar/Holanda/Emirados Árabes Unidos, 2015)

Essencialmente doce em sua estrutura, o representante da Palestina no Oscar, O Ídolo, é um longa-metragem assumidamente ingênuo e infantil. Desde seu apego por closes e a demonstração de carinho das pessoas que dividem cena com Mohamed – sua irmã, seus amigos e até o primeiro assaltante a interferir em sua vida. A sensibilidade de Abu-Assad ressoa na união dos quatro amigos, no primeiro ato, indicando uma serenidade ímpar na sua comédia dramática (“é melhor limpar os rins que a casa”).

É quando o diretor arrisca entrar num campo socioeconômico que sua narrativa se torna um pouco tola. Mais do que a obviedade de seu clímax, que parece ter sido adiantado na sala de montagem, as inserções de uma união do mundo árabe frente ao programa nunca soa genuína, tampouco a liderança de Mohamed como uma imagem de resistência.

O Ídolo acaba sendo um filme de atos distintos. Sendo que seu terceiro não faz jus a bonita trama juvenil que havia criado.

(3 estrelas em 5)

52. Noite de Celebração (Direção: Marcin Bortkiewciz. Polônia, 2016)
 
Quase como uma peça teatral filmada em tempo real, Noite de Celebração aposta no tragicômico para evocar a personalidade de seus personagens – principalmente a da cantora, cujo passado denuncia uma mulher que clama por um intermediário para dar seu grito desesperado. Esse intermediário surge na pele de um jornalista, que tenta a grande de sua carreira.

Marcin Bortkiewciz estabelece esse duelo e cumplicidade de dois em cena, encenando seus conflitos com habilidade, sempre deixando claro que tudo importa na cena: observe que seus protagonistas nunca estão desfocados, por exemplo. Igual, o diretor não tem problema em se render ao patético, conseguindo, assim, criar um laço terno entre humor e drama.

Ambos terminam nus, na narrativa de Bortkiewciz, como não poderia deixar de ser. Após aquela noite, eles não são mais os mesmos. Foram desnudados um para o outro. Como A Pele de Vênus, Noite de Celebração cultiva na intimidade seu maior apelo.

(3 estrelas em 5)

Mostra de São Paulo 2016– Dias 8, 9 e 10 – 27, 28 e 29 de outubro



Foram onze filmes nesses três dias, incluindo o documentário brasileiro Martírio, que é certamente um dos melhores filmes do ano. Segue:

33. O Dia Mais Feliz da Vida de Olli Maki (Direção: Juho Kuosmanen. Finlândia/Alemanha/Suécia, 2016)

Olli Maki é um boxeador que tem a chance de disputar um título mundial de peso-pena. Em cada canto da cidade, o nome de Maki começa a se tornar conhecido em propagandas, anúncios, grandes festas e tudo fica preparado para o grande espetáculo que reunirá o atual campeão de boxe e o humilde padeiro de Helsinque.

É vivendo uma vida à parte da fama, mostrando que sua “grande chance” importa mais aos outros que a ele próprio, Olli Maki é uma figura isolada das pessoas que o cercam para seu momento de glória. Enquanto todos ficam assombrados com a dimensão de um estádio de futebol, o protagonista senta sozinho para divagar sobre suas escolhas. “Vamos lutar e ver o que vai dar”, diz ele na coletiva de imprensa.

Apaixonado, Maki acredita que sua grande luta é um dia em sua vida, o seu casamento é para sempre. E é isso que lhe move. A frustração do resultado nunca acaba sendo dele, mas de quem apostava nele.

O diretor é eficiente nessa conexão entre vida pessoal e profissional de Olli, porém sem nunca se importar realmente em trazer alguma profundidade para aqueles personagens. Tudo passa a ser muito simples e óbvio. Diante das festas de galas que não pertencem ao seu mundo, Maki vai embora com sua esposa atirar pedras no mar – o que sempre lhe definiu: a simplicidade. Entretanto, essa simplicidade causa a previsibilidade de um longa-metragem que ao querer fazer jus ao seu personagem, acaba não envolvendo o público por completo.

(3 estrelas em 5)

34. O Afogamento (Direção: Bette Gordon. EUA, 2016)

Partindo de uma premissa básica de sociopatia humana, a diretora americana Bette Gordon retrata um relacionamento complicado entre um otimista psicólogo infantil e um antigo paciente dele que havia sido condenado por homicídio 14 anos antes. Tom acaba salvando o rapaz recém-saído da prisão de um afogamento, sem saber que era exatamente Danny. A partir do salvamento, um jogo entre os dois começa.

Copiando a estrutura de Cabo do Medo, Gordon joga de um só lado do espectro, na sua tentativa de soar profunda sobre desejos primitivos: Danny, uma espécie de Robert De Niro mais novo, é um sociopata clássico do terror – seduz suas vítimas com seu charme, sua cara de bom moço e segue seu mesmo mode operandi. Só que enquanto a vulgaridade de De Niro era o mais chocante do filme de Scorsese, o personagem de Danny nunca parece ameaçador ou ao menos esconder algo dentro de si, algo que só seu olhar ou risadinhas maléficas acabam sublinhando aqui e ali.

A comparação entre os filmes basicamente reside em seus protagonistas e na atmosfera voyeurística do filme, aliás, e só. Gordon discute as nossas limitações diante da natureza humana num apanhado tradicional que fica pior ao se render ao clichê de thriller, onde a única saída que um personagem avalia é a morte. Sem ambiguidade. Desta forma, Gordon expõe que, embora muito conheça de filmes do gênero, pouco sabe fazer.

(1 estrela em 5)

35. O Último Vagão (Direção: Andreas Schaap. Alemanha, 2016)

O Último Vagão é basicamente uma tragédia anunciada desde sua primeira cena. Como se fosse um filme de conclusão de curso, Andreas Schaap retrocede a ação, dirige cenas em slow motions por estilo e usa establishing shots amadores como um recurso pobre para inchar a narrativa. Entretanto, não é isso que faz O Último Vagão uma estupidez sem precedentes. É seu roteiro.

Com um design de produção pobríssimo – perceba como a avalanche é evidenciada no vagão, com apenas uma grande camada de neve contra a janela – e uma fotografia que basicamente só sabe utilizar dois filtros (o branco do quarto e os tons dessaturados do vagão), o roteiro é hilário ao tratar uma situação tão dramática, como pacientes em coma tentando reencontrar seu caminho, com um tom nonsense inesquecível: em determinado momento, Greta explica para sua filha que não pensou nela quando morria, mas, sim, num baralho de cartas que seu chefe havia lhe dado. Da mesma forma, a sua tentativa de soar inteligente em seu suspense, com seus personagens achando que estão mortos, é ainda mais engraçada quando um personagem dá um grito ao se ver no espelho com algo literalmente no meio de sua cabeça.

Schaap é ainda mais hilário por não perceber o que está fazendo com seu filme. Assim, o seu humor involuntário, transforma os seus conflitos em situações ridículas e absurdas. Uma de suas principais cenas, a protagonista ouvindo um discurso adolescente de Deus, é um dos momentos mais cômicos do ano. Ao menos, O Último Vagão diverte. Infelizmente, é por sua estupidez.

(1 estrela em 5)

36. Antes o Tempo Não Acabava (Direção: Sérgio Andrade e Fábio Baldo. Brasil/Alemanha, 2016)
 
Certamente, o diferencial da obra de Fábio Baldo e Sérgio Andrade é o contraste apresentado na vida de Anderson, um jovem indígena que enfrenta ao mesmo tempo preconceito da sua tribo por ir morar na cidade e da própria sociedade. O rapaz é curioso, a liberdade completa, por mais incrível que pareça, nunca foi o forte de seu antigo povo. Anderson não está mais limitado. Seus gritos que ecoam no mar, enquanto contempla suas infinitas possibilidades é uma sequência interessantíssima.

Da mesma forma, os diretores são hábeis em criar paralelos entre a natureza e a periferia de Manaus, lugar em que Anderson começa a viver. Se antes o cajado batendo na terra no ritmo do cântico era a rotina daquele jovem, os sons das máquinas da fábrica que trabalha tomam nossos ouvidos. A realidade passa a ser outra – da produção, da robótica.

Anderson se experimenta nesse novo mundo. Ele dança ao som de Wesley Safadçao e se sente livre pra transar com quem quer. É um retrato competente de alguém que está recém se conhecendo.

(3 estrelas em 5)

37. A Luta do Século (Direção: Sérgio Machado. Brasil, 2016)

Embora seu início nos remeta ao som do gongo, aos gritos da plateia e passagens por jornais, o documentário de Sérgio Machado sobre os lutadores Reginaldo Hollyfield e Todo-Duro não é uma ilustração de suas carreiras, mas, sim, de pessoas fora do ringue. Tanto Reginaldo quanto Luciano tentam esconder, porém sucesso, a admiração que nutrem um pelo outro e, claro, pelo que ambos fizeram pelo boxe nacional. As brigas, o tumulto pré-luta e as trocas de insultos são parte do espetáculo midiático criado em cima de suas carreiras.

Entretanto, é bom que o diretor nunca deixe de expor essa faceta amarga de seus protagonistas sem esquecer de ridicularizar esses tons. Afinal, a rivalidade entre os dois é freada quando suas histórias de vida aparecem. Como a maioria de atletas similares, ambos vieram da periferia, de zonas pobres do nordeste, para tentar a vida no esporte que amavam. Nenhum dos dois ficou rico. Nenhum dos dois teve sorte – ao menos, fora do ringue. E isso os torna cúmplices, parceiros, algo que Machado evidencia levemente, sem que pareça estar se desapegando da lenda entre os dois lutadores.

Claro que Machado acaba deixando escancarada sua preferência ao final de A Luta do Século e quem ele imagina ser o grande vencedor de tudo isso. Mas o que mais se destaca não é a luta ou Reginaldo ou Luciano; são as similaridades que fazem de nós humanos.

(4 estrelas em 5)

38. Como Me Apaixonei por Eva Ras (Direção: André Gil Mata. Portugal/Bósnia, 2016)

Há algo de Abbas Kiarostami no filme de André Gil Mata. Está em seus planos centrais, na continuidade da melancolia e da rotina, na sofisticação da linguagem simples. Sena, que vive solitariamente entre uma projeção e outra, poderia ser qualquer um de nós. Ela anda pra lá e pra cá, toma seu café, exibe seus filmes, estende suas roupas, guarda as coisas e começa tudo de novo.

André aproveita seu apuro estético para dar uma grande personalidade pro seu longa-metragem em seus planos longos e centrais. O diretor consegue mostrar o bastante com pouco. Em sua primeira cena na cozinha, por exemplo, a câmara fica estática na linha reta do corredor, com Sena na cozinha preparando seu café. Ainda não estamos permitidos a ver o todo. Mais tarde, ele nos coloca dentro da cozinha, dentro da realidade de Sena, onde a cozinha parece maior do que antes.

O diretor também é consciente em aproveitar o extracampo com ternura, fazendo com que cada instante dividido com Sena pareça importante, ainda que para ela não seja. Ela arrumando o rolo de filme, enquanto a observamos no reflexo do espelho, é um símbolo tão bonito quanto a projeção lembrar uma janela. André muda aqui e ali seus enquadramentos nos ambientes para justamente retirar a monotonia da vida de Sena, que parece viver o mesmo filme rotineiramente e sem perceber o tempo passar – perceba, aliás, o relógio parado na cozinha.

Como me Apaixonei por Eva Ras é um filme de detalhes. E onde eles captam nossa completa atenção sobre a natureza humana.

(5 estrelas em 5)

39. Tempestade de Areia (Direção: Elite Zexer. Israel, 2016)

Tempestade de Areia é uma obra geral sobre a força de duas mulheres numa realidade opressora e patriarcal. É no contraste entre mãe e filha e a natureza comportamental delas naquela sociedade que considera a família acima de tudo que está o segredo do filme de Elite Zexer. Layla começa o longa-metragem apaixonada por um jovem estudante e as possibilidades do seu futuro. Jalila não vê mais futuro e, ao mesmo tempo, não quer que sua filha sofra em seu relacionamento com o pai. A mãe tenta conter a situação, mas se envolve pessoalmente.

São retratos de geração. A filha menor, por exemplo, observa a lua de mel dos novos casórios da janela, como uma preparação para o futuro de sua realidade – e ainda com uma ingenuidade da infância, algo que sua risada ao ver a nova esposa de seu pai caindo na cama e quase a quebrando indica. É curioso, igualmente, a decisão de Layla em ficar pra lutar, uma coisa que seria da personalidade dela – não abandonar a situação ou fugir. Por sua vez, a sua decisão final é praticamente um agradecimento a sua mãe e o que ela faria para Layla ser feliz.

Uma união sofisticada de duas mulheres fortes e que conseguem fortalecer a estrutura de Tempestade de Areia.

(4 estrelas em 5)

40. Lobo e Ovelha (Direção: Sharbanoo Sadat. Afeganistão/Dinamarca/França/Suécia, 2016)

No Afeganistão, o dia a dia de crianças responsáveis pelos afazeres de um pastoreio é marcado por discussões entre elas e suas expectativas do futuro. Nessa realidade pouco convidativa, uma garota que é tida como amaldiçoada pelas amigas e um menino começam uma amizade.

O filme aproveita as suas planícies na fotografia exuberante de Virginie Surdej, ao passo que a direção de Sharbanoo Sadat também passeia com talento pelo cotidiano do pastoreio – analise durante o longa-metragem que ninguém nunca está parado na tela, demonstrando o trabalho dessa zona rural do Afeganistão com todas as suas nuances. A perspectiva escolhida, claro, é a da juventude e sua espirituosidade. O tom cômico do filme nasce exatamente disso (“espero que vocês morram jovens”).

Lobo e Ovelha não é uma obra inventiva, profunda ou brilhante; pelo contrário, sua história é estéril. Mas é inofensiva. Pro bem e pro mal.

(3 estrelas em 5)
 
41. Martírio (Direção: Vincent Carelli. Brasil, 2016)

Passaram-se 15 anos desde a primeira vez que o diretor Vincent Carelli angariou depoimentos da tribo indígena guarani-kaiowá no interior de Mato Grosso do Sul. Mas agora ele precisa voltar. Acentuou-se o debate sobre a demarcação das terras daquele povo e ninguém parece muito bem com isso no governo federal.

É Kátia Abreu, a senadora, o primeiro contato que temos com o pensamento federal sobre o sofrimento e as chacinas praticadas contra os índios sob os olhos dos nossos governantes – inclusive, com apoios. A fala estarrecedora abre as duas horas e quarenta do documentário Martírio: “nós só queremos paz”.

Explicando o tipo de paz que Abreu deseja, Carelli é hábil ao traçar a história dos kaiowá e denunciar a renegação histórica com a tripo para chegarmos nesse momento: passando pelo desenvolvimento da erva-mate, as queimadas, as primeiras expulsões por fazendeiros até chegar nos discursos atuais (“são paraguaios que vem pegar terras de gente trabalhadora”). Assim, tornando a história das tribos acessíveis, o diretor ridiculariza as tentativas de sua demonização, chegando ao ápice na fala de um deputado gaúcho, Heinze, que esbraveja contra os avanços do povo indígena citando Saddam Hussein e o Rei da Noruega.

É sob os olhos cúmplices do governo que o caminho fica mais triste. Vargas, Rondon, a ditadura mostrando métodos de tortura em desfile nacional, o assassinato do tradicionalismo indígena é evidenciado aos poucos em Martírio e como se chegou de 600 mil de hectares de terra para uma luta por 400 hectares.

“Enquanto lutamos pela terra, eles lutam contra nós”, discursa um líder. Uma fala verdadeira demais, quando avaliamos governantes da bancada ruralista usando a expressão “questão indígena” para desfilar seu preconceito assassino aos quatro cantos.

(5 estrelas em 5)

42. Em Outro Momento (Direção: Nahid Hasssanzadeh. Irã, 2016)

Focando o nascimento de um bebê em sua primeira cena, onde ele é evidenciado num parto muito mais cru e seu aspecto ainda não aparenta um ser humano, o laço emocional que a diretora… cria em seu filme nos relacionamentos que se desenvolverão a partir dali não fazem jus ao seu choque inicial.

Controlando tudo de forma muito calculada e casual, a cineasta não consegue impactar seu público por simular suas ações sempre forçando as emoções de seus personagens – como se esperássemos algo parecido de cada um deles. Nem a força das mulheres da família se destaca, embora seja um irmão de alma de Tempestade de Areia, nem o tormento do pai parece genuíno. Seus socos na filha e seu apego por suas tradições nunca soam verdadeiras.

Em Outro Momento acaba sendo, portanto, um filme nulo na construção de seus conflitos. Um banho de água fria.

(2 estrelas em 5)

43. O Nascimento de uma Nação (Direção: Nate Parker. EUA, 2016)

“Estão matando pessoas nas ruas só por serem negras”, diz um dos personagens de O Nascimento de uma Nação – um título perfeito para um filme que não faz jus a sua principal mensagem: ali, a sociedade com seu passado e presente racista e segregador está exposta. Numa mensagem infelizmente atual, com a perseguição de negros pelo sistema judiciário norte-americano apenas pela cor da pele, é a intenção de Park denunciar como tudo isso começou e como o grito de basta ecoou na primeira vez.

Nesta perspectiva, o diretor foca em seu protagonista, Nat Turner, um pregador que lidera o movimento de libertação em 1831. Está no seu olhar, no seu sofrimento e na empatia com seus iguais que Turner ascende como um mártir – na visão de Parker; entretanto, de forma ambígua. Se Turner no tronco gera um dos grandes momentos da narrativa, onde a chibata surge na tela quase como uma serpente deslizando (e perceba que ele falará exatamente em arrancar a cabeça da serpente, mais tarde), as inserções espirituais são sempre maniqueístas e óbvias. Não só as visões da esposa como um anjo, mas também Turner surgir como um comandado de deus – observe a cena em que ele e Sam são separados por uma cruz no enquadramento, enquanto a vingança é consumada.

Igualmente, a estrutura de Parker sobre força e resistência é breguíssima, principalmente ao se preocupar em construir uma história de amor no meio da rebeldia. Elipses em lavoura, tomadas aéreas, closes manipulativos, danças e até uma vela separando um casal na lua de mel são constantes e apaziguadores da brutalidade.

Deste modo, perde-se um pouco do apelo que o olhar emocionado de Turner gera na pregação mais forte de O Nascimento de uma Nação, quando ele começa a exaltar uma nova canção. Porque ao tentar nos convidar a entrar em seu clichê, a obra empalidece frente a outros exemplares do gênero.

(3 estrelas em 5)